viernes, 29 de junio de 2018

40 años, 40 voces

A cuatro décadas de la primera Marcha del Orgullo LGBT +, presentamos esta reunión de testimonios, realizada en colaboración con Anal Magazine. Esta serie, que inició en La Tempestad 135 (junio de 2018), ofrece un mosaico que aspira a expresar la diversidad sexual-creativa mexicana. El conjunto de textos, que consta de cuarenta voces, agrupa no sólo a artistas y diseñadores, sino también gestores culturales, curadores, editores y personas del mundo de las ideas. En esta cuarta entrega Ximena Cuevas (1963), videoasta, ahonda en su práctica.  

 

¿Cómo empezó tu proceso creativo?

Nací en el mundo del arte. Soy de las privilegiadas. Lo mamé de cuna. Ser hija de artista es no tener ningún tipo de frontera para entender el arte como parte de la vida. Mi papá me dibujaba personajes en el cuerpo, que cobraban vida. Él iba llenando la hoja en blanco de personajes, de mundos imposibles. Nunca me pregunté en qué momento porque así nací. Naces en el mundo del arte y la mirada es otra.

¿Tu preferencia sexual tiene una relación con tu creatividad?

Mi trabajo tiene que ver directamente con mi vida. De una manera completamente natural, desde que tomo tomar la cámara de cine lo que veo es un mundo femenino. No pienso en hacer un cine gay de mujeres, sino que surge de mí y se alimenta de lo que soy. Nunca me lo pregunto.

¿Tu práctica artística tiene relación con movimientos sociales?

Es muy importante encontrar tu reflejo en la cultura. En la antigua Grecia la cultura era un deber cívico, porque es el espejo de nuestras pasiones, virtudes y vicios. Iban a los pueblos y le pagaban a la gente para que fuera al teatro, para verse reflejados, para entender quiénes eran. Es importante que en una cultura se vea todo tipo de géneros, porque ése es nuestro espejo. Si los griegos lo planteaban así, que más se puede decir.

¿Tienes relación con la comunidad LGBT mexicana?

Nunca he sido propiamente activista porque trabajo de manera solitaria. Por eso estoy en el mundo del video, que es más como una pluma, como la poesía. Me cuesta mucho trabajo estar en el movimiento. Soy activa políticamente dentro de mi intimidad. Me tocaron unos años ochenta de absoluta libertad, irreverencia, creatividad, pasión. De un desgarramiento tremendo. Se empezaron a morir nuestros amigos, el sida se volvió parte de nuestras vidas. Tenemos una relación con el arte en la que no hay pretensión de futuro, no hay pretensión de ser: no voy a ser, no va a pasar. Porque somos mortales, porque nos morimos. Se dice como cualquier cosa, pero son tus amigos, son tus amores y eres tú el mortal. Y no fue hace tanto.

¿Cómo observas el futuro de la diversidad sexual en México?

El arte que a mí me mueve sale de las entrañas. El arte cuando no tiene alma me aburre. Me pasa bastante más con el arte contemporáneo y el cine. Ahora todo es copia de copia de copia. Estamos en un momento muy crítico, en un momento de cambio muy tremendo. No sé si sea malo o bueno. Las fronteras de género van a desaparecer. En una década la gente va a decir ¿cómo es posible que la gente LGBT estaba prohibida? ¿Cómo no se podían casar, cómo no podían tener hijos? ¿Cómo no podían decidir que su cuerpo era otro, diferente al que les tocó al nacer? Extraño muchas cosas de mis tiempos. Ahora hay mucho control de movimiento. Al tener acceso a todo se ha perdido el proceso de deseo. El deseo de leer un libro o de ver una película era una pasión.

¿Qué recomiendas a la juventud?

El cine de  Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, Roberto Gavaldón, Arturo Ripstein, Nicolás Pereda, Lucrecia Martel. El arte visual de Sadie Benning y Bill Viola.



from La Tempestad https://ift.tt/2KkDwtB
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

40 años, 40 voces

A cuatro décadas de la primera Marcha del Orgullo LGBT +, presentamos esta reunión de testimonios, realizada en colaboración con Anal Magazine. Esta serie, que inició en La Tempestad 135 (junio de 2018), ofrece un mosaico que aspira a expresar la diversidad sexual-creativa mexicana. El conjunto de textos, que consta de cuarenta voces, agrupa no sólo a artistas y diseñadores, sino también gestores culturales, curadores, editores y personas del mundo de las ideas. En esta cuarta entrega Ximena Cuevas (1963), videoasta, ahonda en su práctica.  

 

¿Cómo empezó tu proceso creativo?

Nací en el mundo del arte. Soy de las privilegiadas. Lo mamé de cuna. Ser hija de artista es no tener ningún tipo de frontera para entender el arte como parte de la vida. Mi papá me dibujaba personajes en el cuerpo, que cobraban vida. Él iba llenando la hoja en blanco de personajes, de mundos imposibles. Nunca me pregunté en qué momento porque así nací. Naces en el mundo del arte y la mirada es otra.

¿Tu preferencia sexual tiene una relación con tu creatividad?

Mi trabajo tiene que ver directamente con mi vida. De una manera completamente natural, desde que tomo tomar la cámara de cine lo que veo es un mundo femenino. No pienso en hacer un cine gay de mujeres, sino que surge de mí y se alimenta de lo que soy. Nunca me lo pregunto.

¿Tu práctica artística tiene relación con movimientos sociales?

Es muy importante encontrar tu reflejo en la cultura. En la antigua Grecia la cultura era un deber cívico, porque es el espejo de nuestras pasiones, virtudes y vicios. Iban a los pueblos y le pagaban a la gente para que fuera al teatro, para verse reflejados, para entender quiénes eran. Es importante que en una cultura se vea todo tipo de géneros, porque ése es nuestro espejo. Si los griegos lo planteaban así, que más se puede decir.

¿Tienes relación con la comunidad LGBT mexicana?

Nunca he sido propiamente activista porque trabajo de manera solitaria. Por eso estoy en el mundo del video, que es más como una pluma, como la poesía. Me cuesta mucho trabajo estar en el movimiento. Soy activa políticamente dentro de mi intimidad. Me tocaron unos años ochenta de absoluta libertad, irreverencia, creatividad, pasión. De un desgarramiento tremendo. Se empezaron a morir nuestros amigos, el sida se volvió parte de nuestras vidas. Tenemos una relación con el arte en la que no hay pretensión de futuro, no hay pretensión de ser: no voy a ser, no va a pasar. Porque somos mortales, porque nos morimos. Se dice como cualquier cosa, pero son tus amigos, son tus amores y eres tú el mortal. Y no fue hace tanto.

¿Cómo observas el futuro de la diversidad sexual en México?

El arte que a mí me mueve sale de las entrañas. El arte cuando no tiene alma me aburre. Me pasa bastante más con el arte contemporáneo y el cine. Ahora todo es copia de copia de copia. Estamos en un momento muy crítico, en un momento de cambio muy tremendo. No sé si sea malo o bueno. Las fronteras de género van a desaparecer. En una década la gente va a decir ¿cómo es posible que la gente LGBT estaba prohibida? ¿Cómo no se podían casar, cómo no podían tener hijos? ¿Cómo no podían decidir que su cuerpo era otro, diferente al que les tocó al nacer? Extraño muchas cosas de mis tiempos. Ahora hay mucho control de movimiento. Al tener acceso a todo se ha perdido el proceso de deseo. El deseo de leer un libro o de ver una película era una pasión.

¿Qué recomiendas a la juventud?

El cine de  Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, Roberto Gavaldón, Arturo Ripstein, Nicolás Pereda, Lucrecia Martel. El arte visual de Sadie Benning y Bill Viola.



from La Tempestad https://ift.tt/2KkDwtB
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Poesía de Lou Reed

La imprenta y sello musical Anthology, enfocada en la conservación de textos, objetos y música que documenten la herencia de la cultura pop, ha publicado una nueva edición de Do Angels Need Haircuts?, la primera colección de poesía de Lou Reed. Junto con los poemas de Reed, el volumen reúne, también, fotografías y parafernalia impresa relacionada con el proceso creativo del músico.

En 1970, después de abandonar Manhattan y The Velvet Underground –pero antes de grabar su primer disco epónimo como solista en Londres–, Reed pasó una temporada con su familia en Long Island y aceptó un trabajo como mecanógrafo en la empresa de su padre. Es durante este periodo que el músico, a sus 28 años, se dedicó a escribir la poesía contenida en Do Angels Need Haircuts? La edición publicada por Anthology contiene la grabación de una lectura de Reed en la iglesia de St. Marks Street en 1971, además de un prólogo de la poeta estadounidense Anne Waldman y un epílogo de la artista Laurie Anderson, viuda de Reed.

Anthology, situada en Brooklyn, está compuesta por Anthology Recordings, su sello musical que, entre otros proyectos, compiló una serie sobre música y la cultura surf; y por Anthology Editions, su casa de imprenta. Además del poemario de Reed, Anthology ha publicado libros con diversas temáticas; entre ellos está la reedición de God Save Sex Pistols, la historia de la banda punk escrita por Johan Kugelberg, Jon Savage y Glenn Terry; Unusual Sounds, un estudio escrito por David Hollander sobre la sonorización de las películas serie B en las décadas de los 60 y 70; y Feel the Music, la biografía del colector y músico psicodélico Paul Major.



from La Tempestad https://ift.tt/2lGE0LK
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Poesía de Lou Reed

La imprenta y sello musical Anthology, enfocada en la conservación de textos, objetos y música que documenten la herencia de la cultura pop, ha publicado una nueva edición de Do Angels Need Haircuts?, la primera colección de poesía de Lou Reed. Junto con los poemas de Reed, el volumen reúne, también, fotografías y parafernalia impresa relacionada con el proceso creativo del músico.

En 1970, después de abandonar Manhattan y The Velvet Underground –pero antes de grabar su primer disco epónimo como solista en Londres–, Reed pasó una temporada con su familia en Long Island y aceptó un trabajo como mecanógrafo en la empresa de su padre. Es durante este periodo que el músico, a sus 28 años, se dedicó a escribir la poesía contenida en Do Angels Need Haircuts? La edición publicada por Anthology contiene la grabación de una lectura de Reed en la iglesia de St. Marks Street en 1971, además de un prólogo de la poeta estadounidense Anne Waldman y un epílogo de la artista Laurie Anderson, viuda de Reed.

Anthology, situada en Brooklyn, está compuesta por Anthology Recordings, su sello musical que, entre otros proyectos, compiló una serie sobre música y la cultura surf; y por Anthology Editions, su casa de imprenta. Además del poemario de Reed, Anthology ha publicado libros con diversas temáticas; entre ellos está la reedición de God Save Sex Pistols, la historia de la banda punk escrita por Johan Kugelberg, Jon Savage y Glenn Terry; Unusual Sounds, un estudio escrito por David Hollander sobre la sonorización de las películas serie B en las décadas de los 60 y 70; y Feel the Music, la biografía del colector y músico psicodélico Paul Major.



from La Tempestad https://ift.tt/2lGE0LK
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Agenda de fin de semana

Película

La noche (2014), de Zhou Hao

Cada noche, un joven narcisista sale de su apartamento para pararse en un callejón poco iluminado. En una velada, conoce a una prostituta de su edad, con quien coquetea y vaga por las calles mientras idean rentar sus cuerpos el uno al otro. Todo cambia cuando Rosa, una aventura casual del joven, se enamora de éste, tornando la situación en un áspero triángulo amoroso. El debut de Zhou, de 24 años, retoma elementos del cine de Wong Kar Wai y de la literatura de Jean Genet. El filme se puede ver en salas de la Cineteca Nacional.

Exposición

Piratas en el Boulevard. Irrupciones públicas, 1978-1988, de Agustín Martínez Castro

La primera retrospectiva del fotógrafo Agustín Martínez Castro (1950-1992) da cuenta de su vocabulario visual transformista, que responde a las posibilidades identitarias y afectivas que las luchas homosexuales abrieron a otros sectores sociales. Martínez Castro formó parte de una colectividad, primero como integrante del Grupo de Fotógrafos Independientes (GFI), luego del FHAR, y en paralelo de diferentes clanes afectivos, como La Family, que reivindican otros modos de cohabitar por encima de la indiferencia, los conservadurismos y el aniquilamiento de su época.

Centro de la imagen

Miércoles a domingo, de 10:00 a 19:00 horas

Entrada libre

Obra escénica

Opus siniestrus, de Leonora Carrington

Esta pieza, dirigida por Emmanuel Márquez, plantea un contexto específico: en medio del bosque, un colorido mosaico de personajes transitan de la mano del espectador por situaciones absurdas y a la vez reveladoras. La obra se presenta en el Museo de Arte Moderno, como parte de la muestra que se le dedica a Carrington.

Sábado, 11:00, 15:00, 17:00 horas

Domingo, 11:00, 14:00 y 16:00 horas

$20



from La Tempestad https://ift.tt/2tQNHer
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Agenda de fin de semana

Película

La noche (2014), de Zhou Hao

Cada noche, un joven narcisista sale de su apartamento para pararse en un callejón poco iluminado. En una velada, conoce a una prostituta de su edad, con quien coquetea y vaga por las calles mientras idean rentar sus cuerpos el uno al otro. Todo cambia cuando Rosa, una aventura casual del joven, se enamora de éste, tornando la situación en un áspero triángulo amoroso. El debut de Zhou, de 24 años, retoma elementos del cine de Wong Kar Wai y de la literatura de Jean Genet. El filme se puede ver en salas de la Cineteca Nacional.

Exposición

Piratas en el Boulevard. Irrupciones públicas, 1978-1988, de Agustín Martínez Castro

La primera retrospectiva del fotógrafo Agustín Martínez Castro (1950-1992) da cuenta de su vocabulario visual transformista, que responde a las posibilidades identitarias y afectivas que las luchas homosexuales abrieron a otros sectores sociales. Martínez Castro formó parte de una colectividad, primero como integrante del Grupo de Fotógrafos Independientes (GFI), luego del FHAR, y en paralelo de diferentes clanes afectivos, como La Family, que reivindican otros modos de cohabitar por encima de la indiferencia, los conservadurismos y el aniquilamiento de su época.

Centro de la imagen

Miércoles a domingo, de 10:00 a 19:00 horas

Entrada libre

Obra escénica

Opus siniestrus, de Leonora Carrington

Esta pieza, dirigida por Emmanuel Márquez, plantea un contexto específico: en medio del bosque, un colorido mosaico de personajes transitan de la mano del espectador por situaciones absurdas y a la vez reveladoras. La obra se presenta en el Museo de Arte Moderno, como parte de la muestra que se le dedica a Carrington.

Sábado, 11:00, 15:00, 17:00 horas

Domingo, 11:00, 14:00 y 16:00 horas

$20



from La Tempestad https://ift.tt/2tQNHer
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

jueves, 28 de junio de 2018

Una muestra dedicada a Michael Jackson

A nueve años de la muerte de Michael Jackson, la National Portrait Gallery de Londres inauguró la exposición Michael Jackson: On the Wall. Partiendo de la influencia inmensurable que Jackson ejerce sobre la cultura y el arte actual, la exposición recopila una larga y ecléctica serie de obras gráficas que retratan al cantante de pop.

Cubriendo un periodo de 36 años y múltiples generaciones, la exposición, curada por Nicholas Cullinan, director de la National Portrait Gallery desde 2015, cuenta con piezas de 48 artistas. El retrato de mayor antigüedad entre los exhibidos data de 1984 y fue creado por Andy Warhol. También se expone el último retrato que Michael Jackson solicitó. Éste fue creado por Kehinde Wiley, que se encargó recientemente de pintar el retrato oficial de Barack Obama. La obra solicitada por Jackson lo representa montado en un caballo portando una armadura medieval y siendo observado por dos ángeles. Se trata de un gesto tan épico y romántico como cómico.

Bild 003

Además de Warhol y Wiley también participan Keith Haring, David Hammons, Mark Ryden, Catherine Opie y Glenn Ligon, entre otros. Asimismo, muchas de las obras expuestas fueron creadas explícitamente para la exposición. Michael Jackson: On the Wall permanecerá abierta hasta el 21 de octubre, antes de trasladarse a París, Bonn y Espoo, en Finlandia.



from La Tempestad https://ift.tt/2ySNZHi
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Una muestra dedicada a Michael Jackson

A nueve años de la muerte de Michael Jackson, la National Portrait Gallery de Londres inauguró la exposición Michael Jackson: On the Wall. Partiendo de la influencia inmensurable que Jackson ejerce sobre la cultura y el arte actual, la exposición recopila una larga y ecléctica serie de obras gráficas que retratan al cantante de pop.

Cubriendo un periodo de 36 años y múltiples generaciones, la exposición, curada por Nicholas Cullinan, director de la National Portrait Gallery desde 2015, cuenta con piezas de 48 artistas. El retrato de mayor antigüedad entre los exhibidos data de 1984 y fue creado por Andy Warhol. También se expone el último retrato que Michael Jackson solicitó. Éste fue creado por Kehinde Wiley, que se encargó recientemente de pintar el retrato oficial de Barack Obama. La obra solicitada por Jackson lo representa montado en un caballo portando una armadura medieval y siendo observado por dos ángeles. Se trata de un gesto tan épico y romántico como cómico.

Bild 003

Además de Warhol y Wiley también participan Keith Haring, David Hammons, Mark Ryden, Catherine Opie y Glenn Ligon, entre otros. Asimismo, muchas de las obras expuestas fueron creadas explícitamente para la exposición. Michael Jackson: On the Wall permanecerá abierta hasta el 21 de octubre, antes de trasladarse a París, Bonn y Espoo, en Finlandia.



from La Tempestad https://ift.tt/2ySNZHi
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

miércoles, 27 de junio de 2018

Inauguran edificio de Chipperfield en Seúl

La compañía asiática de productos para el cuidado de la piel Amorepacific estrenó un nuevo edificio para sus oficinas en Seúl, el cual fue diseñado por David Chipperfield Architects. Después de ocho años de construcción, el diseño del edificio destaca en el horizonte del distrito de Yongsan-gu exhibiendo una imponente figura cúbica, simple pero a la vez elegante.

Con una fachada geométrica que teje aluminio y vidrio, permitiendo entrever terrazas verdes y un patio central, el edificio de Amorepacific alberga un museo, una biblioteca y tiendas, además de las oficinas de la compañía. La estructura de la construcción, organizada alrededor de una extensa área abierta para la exhibición de arte y la realización de eventos públicos, tiene como propósito fomentar los intercambios urbanos, generando espacios para fortalecer la comunidad de la ciudad.

David Chipperfield nació en Londres en 1953 y fundó el despacho David Chipperfield Architects en 1985, el cual actualmente cuenta con oficinas en Londres, Berlín, Milán y Shanghái. Entre sus proyectos más importantes se encuentran la Biblioteca Pública de Des Moines en Iowa, el Neues Museum en Berlín y el Museo Jumex en la Ciudad de México.



from La Tempestad https://ift.tt/2KqIWiH
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Inauguran edificio de Chipperfield en Seúl

La compañía asiática de productos para el cuidado de la piel Amorepacific estrenó un nuevo edificio para sus oficinas en Seúl, el cual fue diseñado por David Chipperfield Architects. Después de ocho años de construcción, el diseño del edificio destaca en el horizonte del distrito de Yongsan-gu exhibiendo una imponente figura cúbica, simple pero a la vez elegante.

Con una fachada geométrica que teje aluminio y vidrio, permitiendo entrever terrazas verdes y un patio central, el edificio de Amorepacific alberga un museo, una biblioteca y tiendas, además de las oficinas de la compañía. La estructura de la construcción, organizada alrededor de una extensa área abierta para la exhibición de arte y la realización de eventos públicos, tiene como propósito fomentar los intercambios urbanos, generando espacios para fortalecer la comunidad de la ciudad.

David Chipperfield nació en Londres en 1953 y fundó el despacho David Chipperfield Architects en 1985, el cual actualmente cuenta con oficinas en Londres, Berlín, Milán y Shanghái. Entre sus proyectos más importantes se encuentran la Biblioteca Pública de Des Moines en Iowa, el Neues Museum en Berlín y el Museo Jumex en la Ciudad de México.



from La Tempestad https://ift.tt/2KqIWiH
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

martes, 26 de junio de 2018

Nueva sede para la colección del Deutsche Bank

Deutsche Bank se encuentra alistando los últimos detalles de lo que será un nuevo centro cultural, que abrirá en septiembre, destinado a recibir las más de 50 mil piezas que conforman su colección privada. Situado en un antiguo palacio del siglo XVIII en el centro de Berlín, el nuevo recinto sustituirá al antiguo Kunsthalle (ubicado sobre la misma calle), triplicando su tamaño y colocándose como un referente artístico dentro de la capital alemana.

El nuevo centro cultural recibe el nombre de Palais Populaire y albergará la extensa colección del banco –la cual incluye obra de artistas como Joseph Beuys, Georg Baselitz y Andreas Gursky, así como una extensa colección fotográfica–, además de presentar exposiciones temporales y eventos como conciertos, sesiones de lectura y pláticas destinadas al entendimiento de nuevos formatos digitales. Friedhelm Hütte, cabeza del programa de arte del banco, se mostró entusiasmado con la apertura de esta nueva ala institucional pues asegura que el nuevo edificio marca una nueva dirección en las prioridades de la colección, afirmando que ésta “ahora es verdaderamente pública”.

El nuevo recinto abrirá sus puertas con la exposición El mundo en papel, que se enfocará en exhibir la extensa colección que el banco ha construido desde principios de los años setenta en torno a obras hechas en papel. La muestra incluye obras de artistas como la alemana Katharina Grosse, la norteamericana Ellen Gallagher y la keniana Wangechi Mutu, entre otros.

El Palais Populaire del Deutsche Bank, al igual que la exposición El mundo en papel, abrirán sus puertas al público el próximo 27 de Septiembre del 2018 dentro del marco de la Semana del Arte de Berlín.



from La Tempestad https://ift.tt/2tuZFLm
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Nueva sede para la colección del Deutsche Bank

Deutsche Bank se encuentra alistando los últimos detalles de lo que será un nuevo centro cultural, que abrirá en septiembre, destinado a recibir las más de 50 mil piezas que conforman su colección privada. Situado en un antiguo palacio del siglo XVIII en el centro de Berlín, el nuevo recinto sustituirá al antiguo Kunsthalle (ubicado sobre la misma calle), triplicando su tamaño y colocándose como un referente artístico dentro de la capital alemana.

El nuevo centro cultural recibe el nombre de Palais Populaire y albergará la extensa colección del banco –la cual incluye obra de artistas como Joseph Beuys, Georg Baselitz y Andreas Gursky, así como una extensa colección fotográfica–, además de presentar exposiciones temporales y eventos como conciertos, sesiones de lectura y pláticas destinadas al entendimiento de nuevos formatos digitales. Friedhelm Hütte, cabeza del programa de arte del banco, se mostró entusiasmado con la apertura de esta nueva ala institucional pues asegura que el nuevo edificio marca una nueva dirección en las prioridades de la colección, afirmando que ésta “ahora es verdaderamente pública”.

El nuevo recinto abrirá sus puertas con la exposición El mundo en papel, que se enfocará en exhibir la extensa colección que el banco ha construido desde principios de los años setenta en torno a obras hechas en papel. La muestra incluye obras de artistas como la alemana Katharina Grosse, la norteamericana Ellen Gallagher y la keniana Wangechi Mutu, entre otros.

El Palais Populaire del Deutsche Bank, al igual que la exposición El mundo en papel, abrirán sus puertas al público el próximo 27 de Septiembre del 2018 dentro del marco de la Semana del Arte de Berlín.



from La Tempestad https://ift.tt/2tuZFLm
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Los ojos de Orson Welles

El primer tráiler de The Eyes of Orson Welles, el documental del irlandés Mark Cousins, se dio a conocer hace unas horas. Optando por destacar una faceta no tan reconocida del icónico director estadounidense, Cousins centra su documental en la vasta colección de dibujos y pinturas que Welles realizó a lo largo de su vida.

A pesar de nunca haberse asumido como un artista plástico, Orson Welles comenzó a producir bosquejos y pinturas desde muy joven. Esta actividad continuó ejercitándola durante toda su vida. Empleando lápices, pinturas, y carboncillos, Welles creó incesantemente retratos, paisajes y guiones gráficos; son estos últimos los que le sirven a Cousins para esbozar el arco argumentativo de su documental al construir un puente entre la elogiada genialidad fílmica de Welles y su ignorada veta gráfica.

De esta manera Cousins compone un afectuoso retrato guiado tanto por su pasión por Welles como por su curiosidad y sensibilidad estética que intercala la producción gráfica de Welles—fija y en movimiento. Gracias a la colaboración de Beatrice Welles, la hija más joven del director que aparece prominentemente en el documental, Cousins tiene acceso a una extensa colección de bocetos y pinturas que de otra forma permanecerían ocultas al público general.

El filme, aún sin fecha de estreno en México, debutó en mayo en el Festival de Cannes.



from La Tempestad https://ift.tt/2ttvdBs
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Los ojos de Orson Welles

El primer tráiler de The Eyes of Orson Welles, el documental del irlandés Mark Cousins, se dio a conocer hace unas horas. Optando por destacar una faceta no tan reconocida del icónico director estadounidense, Cousins centra su documental en la vasta colección de dibujos y pinturas que Welles realizó a lo largo de su vida.

A pesar de nunca haberse asumido como un artista plástico, Orson Welles comenzó a producir bosquejos y pinturas desde muy joven. Esta actividad continuó ejercitándola durante toda su vida. Empleando lápices, pinturas, y carboncillos, Welles creó incesantemente retratos, paisajes y guiones gráficos; son estos últimos los que le sirven a Cousins para esbozar el arco argumentativo de su documental al construir un puente entre la elogiada genialidad fílmica de Welles y su ignorada veta gráfica.

De esta manera Cousins compone un afectuoso retrato guiado tanto por su pasión por Welles como por su curiosidad y sensibilidad estética que intercala la producción gráfica de Welles—fija y en movimiento. Gracias a la colaboración de Beatrice Welles, la hija más joven del director que aparece prominentemente en el documental, Cousins tiene acceso a una extensa colección de bocetos y pinturas que de otra forma permanecerían ocultas al público general.

El filme, aún sin fecha de estreno en México, debutó en mayo en el Festival de Cannes.



from La Tempestad https://ift.tt/2ttvdBs
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

lunes, 25 de junio de 2018

Una ciudad africana imaginaria

El Museo de Arte del Siglo XXI, MAXXI, localizado en Roma, inauguró el pasado 22 de junio la exposición Metrópolis africana. Una ciudad imaginaria. Curada por el prolífico crítico de arte francés Simon Njami, en colaboración con Elena Motisi, la exhibición reúne más de 100 obras realizadas por 34 artistas africanos unidos por la urbe africana como eje temático.

A partir de lo que los curadores denominan como cinco acciones metropolitanas—deambular, pertenecer, imaginar, reconstruir, y reconocer—las piezas seleccionadas pretenden articular una ciudad imaginaria; el caos y la pluralidad de la urbe emergen no sólo a través de las sensibilidades artísticas congregadas, sino también a través de la diversidad de medios y formatos exhibidos como fotografías, instalaciones, esculturas, textiles y videos.

Con Metrópolis africana, organizada junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, el MAXXI continúa la tendencia a exhibir la actualidad del arte africano, ya que el museo también cuenta de momento con la exposición Camino a la justicia, a cargo de la curadora Anne Palopoli, la cual aborda temas identidad post-colonial a través de la obra de 9 artistas africanos. De esta manera MAXXI intenta proveer espacios que den pie a colaboraciones con las comunidades africanas que pueblan Roma.



from La Tempestad https://ift.tt/2tsHq9o
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Una ciudad africana imaginaria

El Museo de Arte del Siglo XXI, MAXXI, localizado en Roma, inauguró el pasado 22 de junio la exposición Metrópolis africana. Una ciudad imaginaria. Curada por el prolífico crítico de arte francés Simon Njami, en colaboración con Elena Motisi, la exhibición reúne más de 100 obras realizadas por 34 artistas africanos unidos por la urbe africana como eje temático.

A partir de lo que los curadores denominan como cinco acciones metropolitanas—deambular, pertenecer, imaginar, reconstruir, y reconocer—las piezas seleccionadas pretenden articular una ciudad imaginaria; el caos y la pluralidad de la urbe emergen no sólo a través de las sensibilidades artísticas congregadas, sino también a través de la diversidad de medios y formatos exhibidos como fotografías, instalaciones, esculturas, textiles y videos.

Con Metrópolis africana, organizada junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, el MAXXI continúa la tendencia a exhibir la actualidad del arte africano, ya que el museo también cuenta de momento con la exposición Camino a la justicia, a cargo de la curadora Anne Palopoli, la cual aborda temas identidad post-colonial a través de la obra de 9 artistas africanos. De esta manera MAXXI intenta proveer espacios que den pie a colaboraciones con las comunidades africanas que pueblan Roma.



from La Tempestad https://ift.tt/2tsHq9o
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

viernes, 22 de junio de 2018

Agenda del fin de semana

Exposición

Ahora en común. Más opacidad, en el MUCA Roma

Las instalaciones del MUCA Roma reciben la exposición colectiva Ahora en común. Más opacidad, que presenta el trabajo de artistas pertenecientes a la generación 2016-2018 del Programa Educativo SOMA. La muestra coloca el concepto de opacidad al centro de una conversación que relaciona la producción artística con temáticas como la memoria, el ambiente político, la resistencia y su influencia en la sociedad, retando las nociones imperantes de los lenguajes artísticos a partir de la creación de ocho piezas de sitio específico.

MUCA Roma

Tonalá #51, Roma Norte

De viernes a domingo, de 10:00 a 20:00

Entrada libre

Película

Lucky, de John Carroll Lynch

La ópera prima del actor y director norteamericano John Carroll Lynch cuenta la historia de un hombre ateo de 90 años (interpretado por Harry Dean Stanton) que, habiendo sobrevivido a sus seres queridos, se confronta con su propia mortalidad en un viaje en busca de la iluminación. La cinta cuenta también con las actuaciones de, entre otros, David Lynch, Ron Livingston y Ed Begley Jr.

Lucky se puede ver en salas de la Cineteca Nacional, así como en los complejos de Cinépolis y Cinemex.

Obra escénica

Tréplev, taxidermia en cuatro actos, de Alonso Íñiguez

Tréplev, taxidermia en cuatro actos, del director mexicano Alonso Íñiguez, parte de una adaptación del texto La gaviota, de Antón Chéjov. La pieza sigue a Tréplev, el hijo de una actriz que vive exiliado en una cabaña del bosque. La adaptación de Íñiguez plantea al espectador el papel del artista en un contexto específico, su expectativa creativa, el fracaso y su necesidad de pertenencia.

Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque

Viernes, 20:00 horas

Sábado, 19:00 horas

Domingo, 18:00 horas

50% descuento para estudiantes, maestros e INAPAM



from La Tempestad https://ift.tt/2tl62kr
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Agenda del fin de semana

Exposición

Ahora en común. Más opacidad, en el MUCA Roma

Las instalaciones del MUCA Roma reciben la exposición colectiva Ahora en común. Más opacidad, que presenta el trabajo de artistas pertenecientes a la generación 2016-2018 del Programa Educativo SOMA. La muestra coloca el concepto de opacidad al centro de una conversación que relaciona la producción artística con temáticas como la memoria, el ambiente político, la resistencia y su influencia en la sociedad, retando las nociones imperantes de los lenguajes artísticos a partir de la creación de ocho piezas de sitio específico.

MUCA Roma

Tonalá #51, Roma Norte

De viernes a domingo, de 10:00 a 20:00

Entrada libre

Película

Lucky, de John Carroll Lynch

La ópera prima del actor y director norteamericano John Carroll Lynch cuenta la historia de un hombre ateo de 90 años (interpretado por Harry Dean Stanton) que, habiendo sobrevivido a sus seres queridos, se confronta con su propia mortalidad en un viaje en busca de la iluminación. La cinta cuenta también con las actuaciones de, entre otros, David Lynch, Ron Livingston y Ed Begley Jr.

Lucky se puede ver en salas de la Cineteca Nacional, así como en los complejos de Cinépolis y Cinemex.

Obra escénica

Tréplev, taxidermia en cuatro actos, de Alonso Íñiguez

Tréplev, taxidermia en cuatro actos, del director mexicano Alonso Íñiguez, parte de una adaptación del texto La gaviota, de Antón Chéjov. La pieza sigue a Tréplev, el hijo de una actriz que vive exiliado en una cabaña del bosque. La adaptación de Íñiguez plantea al espectador el papel del artista en un contexto específico, su expectativa creativa, el fracaso y su necesidad de pertenencia.

Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque

Viernes, 20:00 horas

Sábado, 19:00 horas

Domingo, 18:00 horas

50% descuento para estudiantes, maestros e INAPAM



from La Tempestad https://ift.tt/2tl62kr
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Zaha Hadid Architects construye en China

Hace unos días se inauguró el hotel Morpheus en la ciudad de Macau en China, diseñado por Zaha Hadid Architects. Descrito por ZHA como el primer rascacielos de forma libre con un exoesqueleto, el edificio dispensa columnas o paredes internas de tal manera que sus interiores ofrecen mucho más espacio abierto.

La característica más notable del hotel Morpheus son los tres agujeros que perforan la ensortijada estructura geométrica del edificio. El diseño de la fachada fue concebido para mostrar la autenticidad de la construcción, exhibiendo una arquitectura que responde a la situación única de la ciudad. Cuando Zaha Hadid, que falleció en 2016 a los 65 años, fue convocada al proyecto en 2012 el sitio ya contaba con los cimientos de otra construcción, los cuales fueron aprovechados para erigir el edificio de 40 pisos con 770 cuartos para huéspedes.

Actualmente la firma ZHA, fundada por Zaha Hadid, es dirigida por Patrik Schumacher y Morpheus es uno de sus tres proyectos más recientes. La Torre Generali en Milán, cuya estructura torcida alcanza los 170 metros de altura, fue completada este año. Asimismo ZHA finalizó su primer proyecto en la ciudad de Nueva York: una ostentosa residencia de 11 pisos en 520 West 28th Street, situada junto al paseo peatonal elevado High Line.



from La Tempestad https://ift.tt/2lu5vby
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Zaha Hadid Architects construye en China

Hace unos días se inauguró el hotel Morpheus en la ciudad de Macau en China, diseñado por Zaha Hadid Architects. Descrito por ZHA como el primer rascacielos de forma libre con un exoesqueleto, el edificio dispensa columnas o paredes internas de tal manera que sus interiores ofrecen mucho más espacio abierto.

La característica más notable del hotel Morpheus son los tres agujeros que perforan la ensortijada estructura geométrica del edificio. El diseño de la fachada fue concebido para mostrar la autenticidad de la construcción, exhibiendo una arquitectura que responde a la situación única de la ciudad. Cuando Zaha Hadid, que falleció en 2016 a los 65 años, fue convocada al proyecto en 2012 el sitio ya contaba con los cimientos de otra construcción, los cuales fueron aprovechados para erigir el edificio de 40 pisos con 770 cuartos para huéspedes.

Actualmente la firma ZHA, fundada por Zaha Hadid, es dirigida por Patrik Schumacher y Morpheus es uno de sus tres proyectos más recientes. La Torre Generali en Milán, cuya estructura torcida alcanza los 170 metros de altura, fue completada este año. Asimismo ZHA finalizó su primer proyecto en la ciudad de Nueva York: una ostentosa residencia de 11 pisos en 520 West 28th Street, situada junto al paseo peatonal elevado High Line.



from La Tempestad https://ift.tt/2lu5vby
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

jueves, 21 de junio de 2018

Retrospectiva de Tercerunquinto

El próximo 23 de junio será inaugurada una retrospectiva del trabajo del colectivo mexicano Tercerunquinto en el Museo Amparo de la ciudad de Puebla. La exposición, que llevará el título de Tercerunquinto. Obra inconclusa, fue curada por Cuauhtémoc Medina y Taiyana Pimentel y permanecerá abierta al público hasta el 8 de octubre de este año.

Con el propósito de presentar un recuento de la trayectoria de Tercerunquinto durante los últimos 20 años, la exposición plantea tres líneas discursivas con las cuales ordena la obra exhibida: la primera sección, “Protocolos”, aborda las estrategias críticas que el colectivo ha empleado para negociar la función de los museos como instituciones diseñadas para albergar discursos artísticos; “Obra gris”, designa el trabajo que han realizado al respecto de las construcciones arquitectónicas de bajo perfil situadas en las periferias urbanas; y, por último, “Ocupaciones” se enfoca en las intervenciones del colectivo en espacios públicos donde incentivan la participación de los visitantes.

Fundado en 1998 en la ciudad de Monterrey, Tercerunquinto se ha distinguido por sus incursiones escultóricas en espacios públicos y privados. Conformado por egresados de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el colectivo está compuesto actualmente por Rolando Flores y Gabriel Cázares, tras la partida en 2014 de Julio Castro. Recientemente han expuesto su trabajo en el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Kunstmuseum de Bochum, y el Museo de Arte Contemporáneo de Denver, entre otros.



from La Tempestad https://ift.tt/2K7fmi1
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Retrospectiva de Tercerunquinto

El próximo 23 de junio será inaugurada una retrospectiva del trabajo del colectivo mexicano Tercerunquinto en el Museo Amparo de la ciudad de Puebla. La exposición, que llevará el título de Tercerunquinto. Obra inconclusa, fue curada por Cuauhtémoc Medina y Taiyana Pimentel y permanecerá abierta al público hasta el 8 de octubre de este año.

Con el propósito de presentar un recuento de la trayectoria de Tercerunquinto durante los últimos 20 años, la exposición plantea tres líneas discursivas con las cuales ordena la obra exhibida: la primera sección, “Protocolos”, aborda las estrategias críticas que el colectivo ha empleado para negociar la función de los museos como instituciones diseñadas para albergar discursos artísticos; “Obra gris”, designa el trabajo que han realizado al respecto de las construcciones arquitectónicas de bajo perfil situadas en las periferias urbanas; y, por último, “Ocupaciones” se enfoca en las intervenciones del colectivo en espacios públicos donde incentivan la participación de los visitantes.

Fundado en 1998 en la ciudad de Monterrey, Tercerunquinto se ha distinguido por sus incursiones escultóricas en espacios públicos y privados. Conformado por egresados de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el colectivo está compuesto actualmente por Rolando Flores y Gabriel Cázares, tras la partida en 2014 de Julio Castro. Recientemente han expuesto su trabajo en el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Kunstmuseum de Bochum, y el Museo de Arte Contemporáneo de Denver, entre otros.



from La Tempestad https://ift.tt/2K7fmi1
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Una muestra dedicada a Shigeru Ban

La exposición Offsite: Shigeru Ban, que estos días presenta la Vancouver Art Gallery, muestra un acervo fotográfico que retrata la labor arquitectónica de Shigeru Ban, premio Pritzker 2014. Las imágenes hacen énfasis en los proyectos de atención en zonas de desastre del arquitecto japonés.

La pieza principal de la muestra es la reconstrucción –a escala real– de la casa Kobe de tubos de papel, diseñada en 1995 como respuesta al terremoto de magnitud 6.9 que azotó las costas de Japón. Construida a partir de materiales como cartón, papel, madera y lonas impermeables, la casa –cuya superficie cubre 16 metros cuadrados– se ha convertido en un referente de diseño en zonas de desastre, siendo rediseñada por el mismo Ban en repetidas ocasiones para cumplir las demandas que implique cada situación.

“Por más de veinte años los diseños de Shigeru Ban han servido como un prototipo para albergar gente que ha sido desplazada por los desastres naturales y las guerras alrededor del mundo” comentó Kathleen S. Bartels, directora de la galería.

A finales de 2017 Shigeru Ban visitó la Ciudad de México, invitado por el Tecnológico de Monterrey, después de los sismos de septiembre que causaron graves daños tanto en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos como en la Ciudad de México.

Offsite: Shigeru Ban puede visitarse hasta el 8 de octubre de 2018.



from La Tempestad https://ift.tt/2K7cWjB
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Una muestra dedicada a Shigeru Ban

La exposición Offsite: Shigeru Ban, que estos días presenta la Vancouver Art Gallery, muestra un acervo fotográfico que retrata la labor arquitectónica de Shigeru Ban, premio Pritzker 2014. Las imágenes hacen énfasis en los proyectos de atención en zonas de desastre del arquitecto japonés.

La pieza principal de la muestra es la reconstrucción –a escala real– de la casa Kobe de tubos de papel, diseñada en 1995 como respuesta al terremoto de magnitud 6.9 que azotó las costas de Japón. Construida a partir de materiales como cartón, papel, madera y lonas impermeables, la casa –cuya superficie cubre 16 metros cuadrados– se ha convertido en un referente de diseño en zonas de desastre, siendo rediseñada por el mismo Ban en repetidas ocasiones para cumplir las demandas que implique cada situación.

“Por más de veinte años los diseños de Shigeru Ban han servido como un prototipo para albergar gente que ha sido desplazada por los desastres naturales y las guerras alrededor del mundo” comentó Kathleen S. Bartels, directora de la galería.

A finales de 2017 Shigeru Ban visitó la Ciudad de México, invitado por el Tecnológico de Monterrey, después de los sismos de septiembre que causaron graves daños tanto en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos como en la Ciudad de México.

Offsite: Shigeru Ban puede visitarse hasta el 8 de octubre de 2018.



from La Tempestad https://ift.tt/2K7cWjB
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

miércoles, 20 de junio de 2018

Homenaje a los Taviani

Durante la próxima edición del Festival de Cine de Locarno se rendirá un homenaje a la trayectoria y labor cinematográfica de los hermanos Vittorio y Paolo Taviani. El festival, cuya edición 71 se llevará a cabo del 1 al 11 de agosto de este año, proyectará la película Buenos días, Babilonia, realizada por la dupla italiana en 1987; ésta fue restaurada por el Archivo Nacional de Cine Italiano (CSC) y el Instituto Luce-Cinecittà. La proyección servirá como tributo a la memoria de Vittorio Taviani, que murió el pasado 15 de abril.

Nacidos en la Toscana, Vittorio en 1929 y Paolo en 1931, los Taviani crearon una obra fílmica caracterizada por un profundo compromiso político y una notable expresividad poética. Comenzaron realizando documentales con temática social en la década de los cincuenta, antes de producir su primer largometraje en 1962, Un uomo da bruciare, estelarizado por Gian Maria Volonté. En 1977 recibieron la Palma de Oro en el Festival de Cannes por la película Padre Padrone, cuyo guion estaba basado en la novela autobiográfica de Gavino Ledda. Más recientemente, en 2012, ganaron el Oso de Oro en el Festival de Berlín con Cesare deve morire, que contó con un elenco de actores no profesionales, todos presos en una cárcel de Roma.

Los hermanos Taviani exhibieron por primera ocasión su trabajo en el festival de Locarno en 1974 con la película San Michele aveva un gallo y más tarde regresaron con La notte di San Lorenzo, en 1982.



from La Tempestad https://ift.tt/2lja3Bk
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Homenaje a los Taviani

Durante la próxima edición del Festival de Cine de Locarno se rendirá un homenaje a la trayectoria y labor cinematográfica de los hermanos Vittorio y Paolo Taviani. El festival, cuya edición 71 se llevará a cabo del 1 al 11 de agosto de este año, proyectará la película Buenos días, Babilonia, realizada por la dupla italiana en 1987; ésta fue restaurada por el Archivo Nacional de Cine Italiano (CSC) y el Instituto Luce-Cinecittà. La proyección servirá como tributo a la memoria de Vittorio Taviani, que murió el pasado 15 de abril.

Nacidos en la Toscana, Vittorio en 1929 y Paolo en 1931, los Taviani crearon una obra fílmica caracterizada por un profundo compromiso político y una notable expresividad poética. Comenzaron realizando documentales con temática social en la década de los cincuenta, antes de producir su primer largometraje en 1962, Un uomo da bruciare, estelarizado por Gian Maria Volonté. En 1977 recibieron la Palma de Oro en el Festival de Cannes por la película Padre Padrone, cuyo guion estaba basado en la novela autobiográfica de Gavino Ledda. Más recientemente, en 2012, ganaron el Oso de Oro en el Festival de Berlín con Cesare deve morire, que contó con un elenco de actores no profesionales, todos presos en una cárcel de Roma.

Los hermanos Taviani exhibieron por primera ocasión su trabajo en el festival de Locarno en 1974 con la película San Michele aveva un gallo y más tarde regresaron con La notte di San Lorenzo, en 1982.



from La Tempestad https://ift.tt/2lja3Bk
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Manuscritos de Stefan Zweig en la web

Después de varios años de una ardua labor de digitalización, el organismo Literaturarchiv Salzburg ha hecho público un vasto archivo de manuscritos del escritor austriaco Stefan Zweig. Disponibles en la página stefanzweig.digital, el conjunto de escritos reunidos bajo la autoría de Zweig excede los 280 e incluye los cuadernos originales de su biografía de Montaigne (1942) y su propia autobiografía, publicada de forma póstuma, El mundo de ayer (1942). 

Parte de la labor realizada implicó rescatar los cuadernos que Zweig usó durante las semanas que precedieron a su muerte, los cuales se localizaron en Brasil debido a que Zweig se vio obligado a migrar a la ciudad de Petrópolis huyendo de la dictadura Nazi que prohibió sus libros en Alemania. Al adquirir los manuscritos la nueva página de internet Stefan Zweig Digital se acerca a su propósito de proveer un espacio virtual para hacer públicos todos los borradores existentes del austriaco. De momento el sitio ya cuenta con los textos del Archivo Literario de Salzburgo y de la biblioteca Daniel A. Reed de la Universidad de Nueva York en Fredonia.

Uno de los aspectos de mayor interés de los manuscritos hechos públicos es la marginalia que Zweig anotó mientras escribía su autobiografía y la biografía de Montaigne, que muestra la situación que vivió el escritor en el exilio. En el cuaderno de Montaigne se puede leer en las notas a Zweig ponderando: “¿Cómo puedo no caer preso de este mundo de locura, del que no tengo poder para aliviarme y del que no puedo escapar? ¿Cómo puedo salvar la mayoría de edad y la humanidad en mí mismo? ¿Cómo puedo no desesperar?”. Estas preguntas resultan reveladoras al considerarlas como preámbulo del suicidio que Zweig y su segunda esposa planearían y ejecutarían ante el panorama global que dibujaba la amenaza Nazi en 1942.



from La Tempestad https://ift.tt/2tbJkLd
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Manuscritos de Stefan Zweig en la web

Después de varios años de una ardua labor de digitalización, el organismo Literaturarchiv Salzburg ha hecho público un vasto archivo de manuscritos del escritor austriaco Stefan Zweig. Disponibles en la página stefanzweig.digital, el conjunto de escritos reunidos bajo la autoría de Zweig excede los 280 e incluye los cuadernos originales de su biografía de Montaigne (1942) y su propia autobiografía, publicada de forma póstuma, El mundo de ayer (1942). 

Parte de la labor realizada implicó rescatar los cuadernos que Zweig usó durante las semanas que precedieron a su muerte, los cuales se localizaron en Brasil debido a que Zweig se vio obligado a migrar a la ciudad de Petrópolis huyendo de la dictadura Nazi que prohibió sus libros en Alemania. Al adquirir los manuscritos la nueva página de internet Stefan Zweig Digital se acerca a su propósito de proveer un espacio virtual para hacer públicos todos los borradores existentes del austriaco. De momento el sitio ya cuenta con los textos del Archivo Literario de Salzburgo y de la biblioteca Daniel A. Reed de la Universidad de Nueva York en Fredonia.

Uno de los aspectos de mayor interés de los manuscritos hechos públicos es la marginalia que Zweig anotó mientras escribía su autobiografía y la biografía de Montaigne, que muestra la situación que vivió el escritor en el exilio. En el cuaderno de Montaigne se puede leer en las notas a Zweig ponderando: “¿Cómo puedo no caer preso de este mundo de locura, del que no tengo poder para aliviarme y del que no puedo escapar? ¿Cómo puedo salvar la mayoría de edad y la humanidad en mí mismo? ¿Cómo puedo no desesperar?”. Estas preguntas resultan reveladoras al considerarlas como preámbulo del suicidio que Zweig y su segunda esposa planearían y ejecutarían ante el panorama global que dibujaba la amenaza Nazi en 1942.



from La Tempestad https://ift.tt/2tbJkLd
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

martes, 19 de junio de 2018

Los Carter de visita por el Louvre

Hace unos días Beyoncé y Jay-Z dieron a conocer Everything Is Love, álbum colaborativo que se encuentra disponible en Tidal, el servicio de streaming de música propiedad del rapero. El lanzamiento, anunciado en un concierto en Londres, fue acompañado del video de la canción “APESHIT.” Filmado en el Louvre de París, el clip muestra al matrimonio, además de un conjunto de bailarinas y actores, posando frente a diversas obras notables del museo, entre ellas La Gioconda, de Leonardo; la Victoria alada de Samotracia; Retrato de una negra, de Marie-Guillemine Benoist; y dos cuadros de Jacques-Louis David, El rapto de la Sabinas y La consagración de Napoleón.

El matrimonio de artistas ha hecho de su vida privada el centro temático de sus más recientes producciones; mientras que Lemonade (2016), de Beyoncé, anunció la infidelidad de Jay-Z, el rapero de Brooklyn respondió con una letanía de disculpas en 4:44 (2017). Ahora Everything is Love, lanzado bajo el nombre de The Carters, completa la trilogía de amores y desamores de la célebre pareja.

A manera de comentario sobre las historias coloniales que yacen detrás de las obras exhibidas, y del Louvre mismo, “APESHIT” articula una irrupción simbólica al introducir al canon de esta excluyente institución la obra artística, y presencia racial, de Beyoncé y Jay-Z. Este gesto, además de sus resonancias políticas, marca otra incursión de Jay-Z hacia el mundo del arte, quien ya en 2013 colaboró con Marina Abramović, adaptando su pieza The Artist is Present para el video de la canción “Picasso Baby” de su álbum Magna Carta (2013).



from La Tempestad https://ift.tt/2t9BqSG
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Los Carter de visita por el Louvre

Hace unos días Beyoncé y Jay-Z dieron a conocer Everything Is Love, álbum colaborativo que se encuentra disponible en Tidal, el servicio de streaming de música propiedad del rapero. El lanzamiento, anunciado en un concierto en Londres, fue acompañado del video de la canción “APESHIT.” Filmado en el Louvre de París, el clip muestra al matrimonio, además de un conjunto de bailarinas y actores, posando frente a diversas obras notables del museo, entre ellas La Gioconda, de Leonardo; la Victoria alada de Samotracia; Retrato de una negra, de Marie-Guillemine Benoist; y dos cuadros de Jacques-Louis David, El rapto de la Sabinas y La consagración de Napoleón.

El matrimonio de artistas ha hecho de su vida privada el centro temático de sus más recientes producciones; mientras que Lemonade (2016), de Beyoncé, anunció la infidelidad de Jay-Z, el rapero de Brooklyn respondió con una letanía de disculpas en 4:44 (2017). Ahora Everything is Love, lanzado bajo el nombre de The Carters, completa la trilogía de amores y desamores de la célebre pareja.

A manera de comentario sobre las historias coloniales que yacen detrás de las obras exhibidas, y del Louvre mismo, “APESHIT” articula una irrupción simbólica al introducir al canon de esta excluyente institución la obra artística, y presencia racial, de Beyoncé y Jay-Z. Este gesto, además de sus resonancias políticas, marca otra incursión de Jay-Z hacia el mundo del arte, quien ya en 2013 colaboró con Marina Abramović, adaptando su pieza The Artist is Present para el video de la canción “Picasso Baby” de su álbum Magna Carta (2013).



from La Tempestad https://ift.tt/2t9BqSG
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Ciclo dedicado a Ingmar Bergman

En conmemoración de los 100 años del nacimiento de Ingmar Bergman, Cinemex exhibirá, en conjunto con la UNAM y su Cátedra Ingmar Bergman, una retrospectiva de la filmografía del director sueco. El ciclo correrá de julio a noviembre, con dos películas por mes, y será presentado en las distintas sedes de Cinemex Casa de Arte. El circuito alterno incluye a la Cineteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM, Le Cinéma IFAL y la sala de Cinemanía Loreto.

Además de las películas de Bergman, la retrospectiva contará con la presencias de diversas figuras culturales y cinematográficas quienes discutirán la obra del sueco durante proyecciones especiales. Comenzando en julio, mes en el que nació Bergman, las películas serán presentadas empezando por las más recientes: las primeras en ser exhibidas serán Gritos y Susurros de 1972 y Sonata de Otoño de 1978. En agosto seguirán La Hora del Lobo (1968) y Persona (1966), en septiembre El Silencio (1963) y Luz de Invierno (1962), en octubre A través del Espejo (1961) y Un Verano con Mónica (1953), y finalmente en noviembre Fresas Salvajes (1957) y El Séptimo Sello (1956).

La Cátedra Ingmar Bergman en cine y teatro de la UNAM fue fundada en 2010 con el propósito de crear foros para reflexionar y fomentar la divulgación de la cultura cinematográfica y teatral. Entre los ponentes más destacados que la Cátedra ha traído a México están el director español Carlos Saura, la actriz Geraldine Chaplin, el director alemán Harun Farocki, la directora argentina Lucrecia Martel y la actriz francesa Juliette Binoche.



from La Tempestad https://ift.tt/2K0X9Ts
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad

Ciclo dedicado a Ingmar Bergman

En conmemoración de los 100 años del nacimiento de Ingmar Bergman, Cinemex exhibirá, en conjunto con la UNAM y su Cátedra Ingmar Bergman, una retrospectiva de la filmografía del director sueco. El ciclo correrá de julio a noviembre, con dos películas por mes, y será presentado en las distintas sedes de Cinemex Casa de Arte. El circuito alterno incluye a la Cineteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM, Le Cinéma IFAL y la sala de Cinemanía Loreto.

Además de las películas de Bergman, la retrospectiva contará con la presencias de diversas figuras culturales y cinematográficas quienes discutirán la obra del sueco durante proyecciones especiales. Comenzando en julio, mes en el que nació Bergman, las películas serán presentadas empezando por las más recientes: las primeras en ser exhibidas serán Gritos y Susurros de 1972 y Sonata de Otoño de 1978. En agosto seguirán La Hora del Lobo (1968) y Persona (1966), en septiembre El Silencio (1963) y Luz de Invierno (1962), en octubre A través del Espejo (1961) y Un Verano con Mónica (1953), y finalmente en noviembre Fresas Salvajes (1957) y El Séptimo Sello (1956).

La Cátedra Ingmar Bergman en cine y teatro de la UNAM fue fundada en 2010 con el propósito de crear foros para reflexionar y fomentar la divulgación de la cultura cinematográfica y teatral. Entre los ponentes más destacados que la Cátedra ha traído a México están el director español Carlos Saura, la actriz Geraldine Chaplin, el director alemán Harun Farocki, la directora argentina Lucrecia Martel y la actriz francesa Juliette Binoche.



from La Tempestad https://ift.tt/2K0X9Ts
via IFTTT Fuente: Revista La Tempestad